30.12.25

Una bataille après l’autre : rire, chaos et manteaux gris à volonté. Penn flambe, Del Toro brille, DiCaprio survit

 DiCaprio intense, Penn monstrueux et un peu de gris



One Battle After Another met en scène le French 75, 

un groupe révolutionnaire officiellement terroriste 

et officieusement allergique à la couleur.


Ils combattent le fascisme, l’oppression et manifestement toute forme de joie,
en faisant sauter des choses avec une foi idéologique à faire pâlir un manuel de théorie politique.

Seize ans après leur quasi-anéantissement et une longue planque dans des décors uniformément gris, un vieil ennemi revient, rancunier, obsessionnel, prêt à relancer la machine:

 explosifs, traumatismes, non-dits. Tout est là.

Dès les premières minutes, le déjà-vu s’installe.
Pas le mauvais — le déjà-vu cinéphile.
Celui qui murmure :

« C’est brillant, politique, drôle, bien foutu… et je l’ai déjà vu. Plusieurs fois. »





Le scénario est vif, intelligent, souvent hilarant.
Mais les gestes, les silences, les regards lourds de sens sentent le recyclage de luxe.
C’est excellent, oui — mais même les chefs étoilés peuvent réchauffer des restes.

Anderson fonce pied au plancher.
Le film est rapide, sûr de lui, tranchant,
comme une conférence brillante donnée par quelqu’un qui méprise PowerPoint.



C’est politique sans être moralisateur, 

ironique sans être lâche,

et ça tire joyeusement sur tous les camps. 

Pas de sermons. Juste du chaos bien pensé.


Le casting est obscène de talent.
DiCaprio fait du DiCaprio (intense, drôle, récompensable).
Chase Infiniti marque. 


Teyana Taylor surprend. Regina Hall tient la ligne.


Et Sean Penn…
Sean Penn est monstrueux.
Drôle, terrifiant, charismatique.
En Colonel Lockjaw, il incarne l’extrémiste parfait : celui qu’on déteste, mais qu’on ne quitte pas des yeux.

Benicio del Toro, génie chaotique, vole chaque scène et mériterait à lui seul un spin-off, une série, ou simplement plus de temps à l’écran.


Techniquement, c’est irréprochable.
160 minutes sans creux.
Une mise en scène impériale.
Des plans-séquences qui flexent.
Une musique qui te manipule sans demander ton consentement.

Et pourtant… ce gris...
Toujours ce gris...
Manteaux gris. Murs gris. Âmes grises.


Je comprends le symbole. Mais le monde va déjà mal.
À un moment, je ne voulais plus la révolution —
je voulais juste une lampe avec une ampoule chaude.

One Battle After Another est un cri politique, long, intelligent, drôle, épuisant.
Un rappel que le passé colle à la peau, que les raccourcis détruisent l’avenir,
et que la planète n’est pas à nous.

Brillant.
Lourd parfois.
Impeccablement fait.

Mais la prochaine fois, Paul —
un peu moins de déjà-vu.
Et pitié… un peu moins de gris.



Giulia Dobre
Bucarest, 29 décembre 2025

Grey Coats, Big Ideas, and Sean Penn on Fire: Paul Thomas Anderson Goes to War (Again)

Paul Thomas Anderson’s Funniest Film (Wearing Its Saddest Clothes)

One Battle After Another introduces us to the French 75, a revolutionary group officially branded as terrorists and unofficially branded as people who have never owned a colorful sweater. 

They fight oppression, fascism, and presumably happiness itself 

by attacking strategic targets and smashing things with ideological conviction.

 Sixteen years after being almost wiped out and forced into hiding (mostly in very grey places), an old enemy resurfaces with a personal grudge, 

triggering yet another mission involving explosives, trauma, and unresolved feelings.

From the very first reel, I had the unmistakable sensation of déjà vu. 

Not the bad kind—more like the cinephile déjà vu, where your brain goes:

Ah yes, I’ve seen this brilliant, political, genre-blending, darkly funny thing before… possibly several times.

 The screenplay is fluid, intelligent, and genuinely funny, but the characters, situations, gestures, pauses, and meaningful stares feel oddly recycled, like leftovers reheated by a master chef.

 Still delicious—but my patience started checking its phone.

Paul Thomas Anderson floors the accelerator and never looks back. 

This film is sharp, fast, funny, and confident,

like a lecture delivered by someone who refuses to use PowerPoint.

Anderson plunges us into contemporary America without preaching, which is no small feat for a film this political. 

The characters are walking contradictions—human, flawed, often ridiculous—and the film happily shoots jokes at both sides of the ideological battlefield.

 No pulpits, no sermons, just expertly deployed irony and chaos.

There’s a central character who pops up like an ideological gremlin, hilariously threading the story together

 while we’re never quite sure if his actions actually matter. 

The shifting perspectives turn the film into a surprisingly ensemble piece, making us crave more time with certain characters—

especially Benicio del Toro, who radiates chaotic genius and desperately deserves a spinoff, a miniseries, or at least ten more minutes of screen time.


The cast is, frankly, ridiculous (in the best way). 

Leonardo DiCaprio does his usual “effortlessly intense but somehow still funny” routine, clearly flirting with another awards season run. 

Chase Infiniti shines, Teyana Taylor impresses, Regina Hall keeps things admirably restrained—and then there’s Sean Penn. 


Sean Penn is unrecognizable, terrifying, hilarious, magnetic, and weirdly lovable. 

As Colonel Lockjaw, he delivers what might be the closest thing to a perfect performance of his career: 

a charming extremist, a villain you don’t want to agree with but absolutely want to watch. 

The conflict itself is not a conventional war. 



It begins with an extremist movement helping immigrants detained at the border. 

They don’t kill guards—but they do destroy an impressive amount of property. 

Perfidia is the face and fire of the movement. 

Bob is the explosives guy (because there’s always an explosives guy).

 Colonel Lockjaw hates everything they stand for… while also being deeply, unsettlingly obsessed with Perfidia. 

Therapy would not help here.

Guerrilla tactics ensue. Bodies pile up. 

Then—sixteen years later—we jump to Bob and his daughter living a suspiciously normal life, far from secret codes and explosions, until the past inevitably kicks the door down. 



The Colonel, now flirting with a secret racist group, 

decides to clean up his history by hunting down everyone connected to the movement he damaged but never fully erased.

 Closure, but make it violent.



Technically, the film is flawless. 

Anderson’s command of narrative is sensational. 

At 160 minutes, it somehow never drags, 

moving with a prodigious rhythm that makes this one of his most entertaining films. 

The cinematography is imposing,

 the kind that makes people say “you must see this in a theater” with religious conviction. 

The score actively manipulates your mood like an emotional DJ. 

The long tracking shots are pure flex.

And yet.

The aesthetic. The costumes. The decor. Endless proletarian misery chic. Grey coats, grey rooms, grey streets, grey souls. I get it. 

Symbolism. Oppression. Bleakness. But audiences are already depressed. The world is already bleak. 

Did we really need more grey? 

At some point I wasn’t rooting for the revolution—I was rooting for a lamp with a warm bulb.


If the film were only DiCaprio, Penn, and Infiniti, it would already be a satisfying political drama. 

Everything else—especially Del Toro—exists to remind us that America has many problems, many micro-armies, 

and an endless supply of small wars to fight within itself. 

The enemy is ideological and shared. 

This is, unapologetically, a political film. 

A long, loud, smart cry against how absurd and dangerous the world has become.

Two hours and forty minutes of shouting, despair, intelligence, and the occasional joke that never undermines the drama. 


One Battle After Another doesn’t want to be just entertainment, nor merely a generational manifesto. 

It wants to be a reminder: that the past never lets go, 

that shortcuts today sabotage tomorrow, 

and that the planet isn’t ours—we’re just borrowing it for whoever comes next.

Brilliant? Yes.
Exhausting? Occasionally.
Funny, sharp, and impeccably made? Absolutely.

Just maybe… next time, a little less déjà vu—and a little less grey.


By Giulia Dobre

Bucharest

Decembre 29th, 2025.

15.12.25

The End of the World, Curated by Lanthimos. Bugonia: QAnon for People Who Read The New Yorker

                          Bugonia or Why Misery Looks So Good                                              Now


Yorgos Lanthimos belongs to that rare breed of filmmakers who never enter a room without first shifting the walls, repainting the ceiling, and asking whether the very idea of “comfort” isn’t, at heart, a bourgeois construct.

 The Greek director usually writes his own scripts (not in this case), refining them since film school with the same obsessive rigor Stanley Kubrick once applied to his neuroses. 

Film after film, he works with the same editor—a near-monastic fidelity that gives his cinema its peculiar sensation: Swiss watchmaking performed by a Greek surgeon under morphine.

Bugonia is no exception.

With Lanthimos, discomfort is never a side effect.
It’s an editorial stance.
A method.
A belief system.

More than two decades after Save the Green Planet! (2003), Jang Joon-hwan’s gloriously unhinged Korean cult film, Lanthimos dares a remake—a bold move, arguably a reckless one. 




Remaking such a film is a bit like revisiting Reservoir Dogs through the A24 lens: sleeker, more legible, impeccably designed… and inevitably less feral.

Despite my admiration for Lanthimos, honesty demands this: Bugonia does not deliver the same visceral punch. Everything here is immaculate, tightly controlled, visually exquisite—but the pain is intellectual rather than bodily. 

Where one filmmaker strikes the gut, the other targets the cortex. 

I left the theater the way one leaves a Radiohead concert: impressed, stimulated… but not emotionally wrecked.

Let’s be clear: this is not a bad film.
But it isn’t a FABULOUS one either.

One of the first shocks is visual. 

Where the earlier film wallowed in sickly greens and toxic blues—colors that evoked cyberpunk nightmares or an episode of Breaking Bad shot in an industrial wasteland—Bugonia erupts in saturated oranges and blood reds worthy of a Francis Bacon canvas. 

It feels as though Lanthimos fused Suspiria with a Balenciaga runway show. 

We’ve moved from grimy cinema to contemporary art installation.

And that shift changes everything.

Bugonia is smoother, more accessible, clearly calibrated for the Netflix–A24–Instagram era. That accessibility reshapes the film’s perspective. 

Two directors, two worldviews. 

One approaches class struggle with raw absurdity and frontal rage; the other studies the bourgeoisie the way an entomologist observes insects under glass—a posture Lanthimos has perfected in The Favourite and Poor Things.

Grime versus polish.
Punk versus opera.




Performance-wise, it’s a close match. 

Emma Stone’s Michelle feels like a CEO torn straight out of a Black Mirror nightmare: shaved head, vacant gaze, clinical delivery—part Tilda Swinton, part TED Talk, part pharmaceutical ad. 

Her performance is icy, sculpted, precise. A cinema of control.

By contrast, earlier incarnations of this archetype leaned into physicality and instinct. 

Two acting philosophies emerge: Stone channels Kubrick; others favored Cassavetes.

The same applies to the supporting roles. 

A subtle shift in characterization alters the emotional texture of the film, nudging it toward a dynamic that recalls Of Mice and Men filtered through conspiracy logic. 

The change is quiet but meaningful—like switching from Dostoevsky to J.D. Salinger.

As Teddy, Jesse Plemons delivers a performance of remarkable restraint. An actor I would personally defend at all costs, Plemons plays this role inward, sedated, permanently holding his breath. 

Where other interpretations might explode outward, he implodes slowly.

Two kinds of madness:
one volcanic,
the other depressive.

Plemons sinks into the character like Travis Bickle wandering through New York—minus Scorsese’s bravura. 

If Heath Ledger’s Joker was an expressionist blaze—a collision of Taxi Driver, London punk, and Francis Bacon—Plemons is the dead signal before disaster.

 The calm before the bomb. 

Yin against hysterical yang. 

No comic-book makeup, no theatrical grandstanding à la Willem Dafoe—just a man fracturing methodically, like a Paul Schrader protagonist who replaced scripture with Reddit.


His “mental reprogramming” scenes with his cousin are terrifying precisely because of their banality. 

Nothing explosive. Nothing operatic. A flat, domestic violence—almost IKEA-like. 

Here, Lanthimos brushes against Haneke (Funny Games), but also Bret Easton Ellis: horror doesn’t erupt from chaos; it settles into normality—clean, organized, disinfected.

And hovering above it all is the internet.
An endless reservoir of absurd theories.
Esoteric TikTok.
Paranoid Reddit threads.
Prophetic YouTube videos.

Bugonia is a film about the post-truth era—where The X-Files collides with QAnon, where Lovecraft leaks into comment sections.

 What if evil isn’t cosmic, but algorithmic?

With Bugonia, Lanthimos returns to familiar territory: cruel absurdity, glacial satire, curated unease. 

The film is a remake, yes—but also a contemporary reworking shaped by digital paranoia, pharmaceutical capitalism, and male loneliness. 

Imagine a Don DeLillo novel filmed by David Cronenberg on Prozac.



Robbie Ryan’s cinematography is superb, Jerskin Fendrix’s score hums beneath the skin like low-grade anxiety, and the Plemons–Stone–Delbis trio operates with formidable precision.

Lanthimos remains a filmmaker of extremes.
Not always kind.
Not always accessible.
But always singular.




Bugonia may not be his most radical or most devastating work, but it proves something essential: few directors today can transform contemporary unease into pop-intellectual spectacle with such confidence. 

An imperfect, stimulating film—deeply symptomatic of our time.

Best experienced on the big screen,
where strangeness can still breathe.

By Giulia Dobre
Paris, December 15, 2025

Paranoïa, esthétique et capitalisme : Bugonia à la loupe (Lanthimos fait du complot un objet d’art contemporain)

 Lanthimos vs Jang Joon-hwan :

 lutte des classes, version vernis

 Yorgos Lanthimos fait partie de ces cinéastes qui n’entrent jamais dans une pièce sans d’abord en déplacer les murs, repeindre le plafond et demander si le concept de «confort » n’est pas, au fond, une construction bourgeoise. 

Le Grec écrit ses scénarios lui-même (sauf ici), les polit depuis l’école de cinéma comme Stanley Kubrick polissait ses névroses, et travaille, film après film, avec le même monteur — une relation de fidélité quasi monastique qui donne à son cinéma cette sensation unique : une horlogerie suisse opérée par un chirurgien grec sous morphine.

Bugonia ne déroge pas à la règle. 

Chez Lanthimos, l’inconfort n’est pas un effet collatéral : c’est une ligne éditoriale. 

Une méthode. 

Une religion.

Vingt-deux ans après Save the Green Planet! (2003), le chef-d’œuvre coréen déglingué de Jang Joon-hwan — ce film-monstre qui mixait Brazil, Fight Club et le désespoir social post-crise asiatique — Lanthimos ose le remake. 


Geste courageux. Geste suicidaire. 

Remaker Save the Green Planet!, c’est un peu comme reprendre Reservoir Dogs en version A24 : plus chic, plus lisible… mais moins sauvage.

Et malgré toute mon admiration pour Lanthimos, il faut être honnête : Bugonia ne provoque pas la même agonie viscérale que l’original. 

Tout est brillant, parfaitement contrôlé, esthétiquement irréprochable.

Mais la douleur est plus conceptuelle, plus cérébrale. 


Là où Jang Joon-hwan frappait au plexus, Lanthimos vise le cortex. 

Je suis sortie de la salle comme après un album de Radiohead: impressionnée, stimulée… mais pas détruite.

Soyons clairs : ce n’est pas un mauvais film. 

Mais ce n’est pas un grand film non plus. 

Premier choc : la couleur. Save the Green Planet! baignait dans des verts et des bleus toxiques, une palette digne d’un cauchemar cyberpunk ou d’un épisode de Breaking Bad tourné dans une décharge industrielle. 


Bugonia
, lui, explose en oranges saturés et en rouges sang des peintures de Bacon, comme si Lanthimos avait fusionné Suspiria de Dario Argento avec un défilé Balenciaga. 

On est passé du cinéma crade à l’installation d’art contemporain.

Et c’est là que tout se joue. 

Bugonia est plus lisse, plus accessible, clairement calibré pour une époque Netflix-A24-Instagram. 

Cette accessibilité change le regard. 

Deux réalisateurs, deux visions du monde. 



Jang Joon-hwan filme la lutte des classes comme Bong Joon-ho dans Parasite : frontalement, avec rage et absurdité.

 Lanthimos, lui, observe la bourgeoisie comme un entomologiste observe des insectes sous verre — même posture que dans The Favourite ou Poor Things

La crasse contre le vernis. 

Le punk contre l’opéra.

Côté performances, match serré. 


Emma Stone, dans le rôle de Michelle, est littéralement une PDG sortie d’un cauchemar Black Mirror. Crâne rasé, regard vide, diction clinique : on dirait une fusion entre Tilda Swinton, un TED Talk et une publicité Pfizer. 

À l’inverse, Baek Yoon-shik, dans l’original, joue avec le corps, la rage, l’instinct. 

Deux écoles : Stone est Kubrick, Baek est Cassavetes.


Même chose pour les seconds rôles. Dans Save the Green Planet!, le complice est une femme, Su-ni — tragique, amoureuse, vulnérable. 

Dans Bugonia, Don (Aidan Delbis) devient un garçon, et le film glisse vers une dynamique presque Of Mice and Men, version complotiste. 


Le changement est subtil, mais il modifie la texture émotionnelle, comme passer de Dostoïevski à J.D. Salinger.

Quant à Teddy, incarné par Jesse Plemons — acteur que je protégerais comme on protège un vinyle original de Bowie — il est ici plus intériorisé, presque sous sédatifs. 

Là où Shin Ha-kyun, dans l’original, explosait à l’écran comme un Charles Manson de cinéma d’auteur, Plemons reste en apnée permanente.

 Deux folies : l’une volcanique, l’autre dépressive.


Jesse Plemons s’enfonce dans son rôle comme Travis Bickle dans la nuit new-yorkaise, mais sans la flamboyance Scorsese.

 Si le Joker d’Heath Ledger était un incendie expressionniste — un mélange de Taxi Driver, de punk londonien et de Francis Bacon — Plemons est le silence radio avant la catastrophe. 

Le calme avant la bombe. Le yin face au yang hystérique. 

Pas de maquillage façon comic book, pas de performance démonstrative à la Willem Dafoe : juste un homme qui se fissure lentement, méthodiquement, comme un personnage de Paul Schrader qui aurait remplacé la Bible par Reddit.


Ses scènes de « reprogrammation mentale » avec son cousin sont d’une banalité terrifiante. Rien d’explosif, rien de grand-guignolesque. Une violence plate, domestique, presque IKEA. 

C’est là que Lanthimos frôle Haneke (Funny Games), mais aussi Bret Easton Ellis : 

l’horreur ne surgit pas du chaos, 

elle s’installe dans la normalité, 

polie, 

bien rangée, 

désinfectée.

Et bien sûr, Internet plane sur tout. 

Réservoir infini de théories absurdes, TikTok ésotérique, Reddit parano, YouTube prophétique. 

Bugonia est un film sur l’ère post-vérité, où X-Files rencontre QAnon, où Lovecraft passe par les commentaires YouTube. 

Et si le mal n’était pas cosmique, mais algorithmique ?


Avec Bugonia, Lanthimos revient à son terrain de jeu favori : l’absurde cruel, la satire glaciale, le malaise chic. 

Le film est un remake, oui, mais aussi une relecture contemporaine, nourrie de paranoïa numérique, de capitalisme pharmaceutique et de solitude masculine. Un roman de Don DeLillo filmé par David Cronenberg sous Prozac.

La photographie de Robbie Ryan est superbe, la musique de Jerskin Fendrix agit comme un bourdonnement anxieux sous la peau, et le trio Plemons–Stone–Delbis fonctionne avec une précision redoutable.

Lanthimos reste un cinéaste des extrêmes. 

Pas toujours aimable. 

Pas toujours accessible. 

Mais toujours singulier. 

Bugonia n’est peut-être pas son film le plus radical, ni le plus bouleversant, mais il prouve une chose : peu de réalisateurs savent, aujourd’hui, transformer le malaise contemporain en spectacle pop-intello.

 Un film imparfait, stimulant, et profondément symptomatique de notre époque. 

À voir sur grand écran — là où l’étrangeté peut encore respirer.


Par Giulia Dobre

Paris, 15 Decembre 2025


8.12.25

UN POÈTE — Poésie colombienne, alcool & autres produits nettoyants

 UN POÈTE — L’homme qui se prit pour un poème



Il existe des films qui commencent comme un lever de soleil,
d’autres comme un coup de poing,
et puis il y a ceux — comme Un Poeta — qui s’ouvrent comme une voiture neuve sortant d’un tunnel de lavage labyrinthique et délirant.
Tout scintille.
Tout ruisselle.
Tout semble fraîchement récuré, même si le conducteur, lui, est en morceaux.

Óscar — interprété avec une bravoure fragile par Ubeimar Ríos — fut autrefois poète.

Ou du moins, il publia jadis deux livres qui portaient encore l’odeur lointaine de la reconnaissance.

Aujourd’hui, quinquagénaire rejeté sur le rivage de la maison maternelle comme une marée survivante, il s’agrippe à son identité avec le désespoir de celui qui tient le seul parapluie dans une tempête indifférente.

Son insistance — « Un Poeta ! » — résonne comme une plaisanterie tragique, à mi-chemin entre les rêveurs égarés de Fellini, les doux naufragés de Kaurismäki et les héros solipsistes de Charlie Kaufman qui croient que l’univers n’est qu’un théâtre construit pour leur souffrance.

Mais c’est là que le scénario et les acteurs accomplissent leur miracle : chaque fois qu’Óscar glisse vers le mélodrame, le film lui donne une pichenette légère sur le front, avec humour.

Chaque désespoir reçoit l’écho d’un geste ridicule ;

chaque tragédie, un col de chemise de travers ou une métaphore mal choisie.

C’est comme si la caméra elle-même levait un sourcil.


La comédie d’un homme qui a oublié de grandir

Óscar nous est présenté comme un homme en désalignement permanent — cheveux en rébellion, dents en protestation, chemises qui semblent avoir fui un bac de soldes lors d’une émeute discrète.

Il parle de poésie comme d’autres parlent de religion — les yeux levés vers un ventilateur céleste, la voix chargée du poids sacré des syllabes.

La scène d’ouverture, où il se jette sur le lit de sa mère en criant qu’il ne sait rien faire d’autre qu’écrire des poèmes, relève du pur opéra tragicomique. Une scène qu’on pourrait diffuser au ralenti, accompagnée de Puccini — si seulement son unique spectatrice n’était pas sa mère épuisée… et nous, déjà en train d’étouffer un rire.

Simón Mesa Soto, pour son second long métrage, manie le ton comme un violoniste manie l’archet.

La transition du dramatique à l’absurde est si fluide qu’elle évoque Buñuel, Roy Andersson et parfois la compassion espiègle des premiers Almodóvar. Chaque situation abrite une blague qui tremble sous sa tragédie.

Óscar, versant de l’alcool dans son thermos avant un cours, devient une métaphore ambulante : un homme tentant de désinfecter sa journée avec son antiseptique personnel.

Ses monologues aux élèves — mi-philosophie, mi-nonsense — sont à la fois hilarants et déchirants. On rit, mais avec l’inconfort de se dire qu’un jour, nous pourrions lui ressembler.


L’étincelle nommée Yurlady

Puis arrive Yurlady — quinze ans, talentueuse, lumineuse.
Une poète déguisée en adolescente.
Une étincelle dans l’univers rassis d’Óscar.

Sa présence ressemble à un retournement de troisième acte dans un film de Truffaut, une bourrasque de vie dans une pièce où il y a trop peu de fenêtres.

Óscar, soudain réveillé, se remet à briller — fraîchement rincé, comme cette voiture quittant le tunnel de lavage, phares étincelants de l’illusion que tout est encore possible.

Il entrevoit une mission. Un destin.
Faire de Yurlady une grande poète.
Se ressusciter à travers son talent.

Mais, tel un personnage d’une comédie des frères Coen, les nobles intentions d’Óscar sombrent dans le chaos.

Il trébuche.

Il comprend de travers.

Il pousse là où il devrait écouter.

La situation se déplie en scènes d’absurdité délicieuse, comme si le destin était monté par un monteur malicieux amateur de jump cuts.

Ses pairs littéraires le rejettent.
Il supplie un libraire de ressusciter ses ouvrages oubliés.
Il tempête contre le monde comme s’il s’agissait d’une strophe mal écrite.


Un poème de classe, d’ego et de rêves fragiles

Et soudain, le film s’élargit.
Il devient fresque.

L’appartement surpeuplé de Yurlady, vibrant de vie, devient un univers parallèle. Un endroit où la poésie n’est pas une crise de carrière mais un luxe que personne n’a demandé. Ici, le film gagne en acuité sociale sans perdre son élégance absurde.

Le scénario navigue ces contradictions avec la grâce d’un funambule.
Nous comprenons chacune des erreurs d’Óscar.
Nous voyons venir chaque catastrophe.
Nous le regardons s’y précipiter quand même —
un Don Quichotte sans cheval,
tiltant contre des moulins faits de papier et de vers à moitié oubliés.


Conclusion : un film sur la beauté ridicule du désir

Un Poeta est, au fond, l’histoire d’un homme qui veut trop et trop peu à la fois.
Un film qui rit de sa propre tristesse.
Un poème déguisé en comédie déguisée en tragédie.
La chronique d’un homme que le monde lave, fait briller une seconde, puis recouvre de boue avant le générique.

C’est drôle, tendre, cruel, magnifiquement joué, superbement écrit —
et comme tout grand film sur les rêveurs fracassés,
il vous laisse vous demander si un poète est quelqu’un qui écrit des vers,
ou simplement quelqu’un qui refuse d’arrêter de rêver,
même quand le tunnel de lavage se referme déjà derrière lui.

Par Giulia Dobre
17 novembre 2025
Paris